Главные новости Суздаля
Суздаль
Март
2025

Из того, что было: выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» в Русском музее

Свежий проект ГРМ — именно то место и случай, когда посетителю предстоит не столько восхититься, сколько волей-неволей раскинуть мозгами. Иначе проникнуть вглубь искусства (пусть и нового — порой абсолютно беззащитного пред толпою) не получится. И создатели выставки всячески это подчеркивают.

Посреди всей красивости Мраморного дворца сейчас особенно легко и просто почувствовать себя очутившимся именно что в калашном ряду. Публика в полном соответствии с деформацией современного глобального общества не спешит входить в пытливость, предпочитая, по правде сказать, инфантильно любоваться работами старых мастеров и в массе своей отстраняться от актуального искусства. С другой стороны, на то оно и актуальное, чтобы не надеяться на все готовенькое, а спорить со зрителем и доказывать ему свое право на существование. Борьба идет нешуточная, не обходится без жертв: новости об утрате объектов contemporary art, принятых музейными уборщицами за ошметки и выкинутых из совка на помойку, не единичны. Из увиденного мной в эти дни в Мраморном музее ничто с мусоркой не срифмовалось, но легче в итоге не стало. Посреди огромного вещественного великолепья и пространности я почувствовал себя лимитчицей Людмилой из фильма «Москва слезам не верит» и с воплем «Ничего не понимаю!» кинулся за спасением к куратору выставки и заведующему Отделом новейших течений ГРМ Александру Боровскому. Прекрасный Александр Давидович поделился с «Культурой» ключом к пониманию проекта.

— Современное искусство уже давно часть жизни — от живописи до разного рода медиальных вещей. Стало признаком: современный художник — значит, он должен делать объект, ассамбляж, электронное искусство и так далее. Но мы пропустили понимание, зачем все это, и какие-то содержательные аспекты. Переход к ассамбляжу, к объекту, к пониманию того, что вещи можно не только изображать, но и представлять трехмерно, — огромный прорыв искусства двадцатого века. Первыми это поняли кубисты: зачем все срисовывать, когда можно давать фактуру? С этого все и пошло. Мы специально поставили [в экспозицию] вещи восемнадцатого-девятнадцатого веков, потому что уже в них идея иллюзорности, идея трехмерности была высказана. Мы идем от природы изображенных вещей к природе изображения вещей, почему они становятся не иллюзорными, а реальными, объемными. В этом драматургия. Объект — он какой? Функциональный? Или это квинтэссенция каких-то формальных представлений? Малевич, делая свой чайник, меньше всего думал, что из него будут пить. Это была проекция его супрематических воззрений.

Русское искусство даже в объектах, даже в чистых формах всегда содержит нарратив. Это национальная черта. На выставке вы увидите триптих Владимира Янкилевского «Автопортрет (Памяти отца)». Мы в нем входим в этот предметный мир: вот метро, вот муляж человека. В то же время это очень лиричное [высказывание], какое-то современное передвижничество. Выход в реальность, игра с изображенностью — вот смысл этой выставки. Она довольно сложная, но на самом деле сейчас, в период упрощения, хочется повторять уровень выставок, которые держали планку именно погружения вглубь искусства, где мы пытались привычные техники и материалы показать с содержательной точки зрения. Хочется держать высокую линию показа современного искусства, какой была [недавняя] выставка «Весть», бескомпромиссная в свой визуальности, — сказал он.

Несмотря на то, что в этом тексте постоянно фигурируют определения «актуальное» и «современное» искусство, стоит отдавать отчет, что это определенная смысловая уступка, довлеющее клише, на самом деле означающее непривычное, выпадающее из ожидаемого канона. В экспозиции полно объектов прошлого века, а первые вещи, с которых, собственно, и начинается проект, относятся вообще к девятнадцатому и даже восемнадцатому столетию. «Натюрморт» Александра Мордвинова 1857 года и конструкция из дерева и зеркального стекла «Сетка с рыбой и раком», созданная Иоганном Готлибом Шварцем в 1773-м, являются свидетельством популярного в прошлом применения техники обманки, призванной создать у смотрящего впечатление реальных, а не воспроизведенных вещей. Уже тогда была высказаны идеи иллюзорности и трехмерного изображения. Рядом помещена третья, уже относительно современная работа, апеллирующая к подобной «наивности» попыток передать объем — натюрморт «Розы» Николая Смирнова (1987 год). Показать то, что привычно, но в то же время вещественно не существует в этом месте, в этом объеме — отсюда начинается внимание художников к игре с самыми разными пространственно-объективными техниками и методами. И, разумеется, за минувшее время игра эта обросла разнообразием приемов и заложенных в творчестве идей, явив примеры не только художественного мастерства, но и программных высказываний, с которыми авторы обращаются к публике.

Разделов в выставке что-то около десятка, превращение вещей в объекты творчества представлено в самых разных позициях. Посетители увидят примеры преодоления функциональности в артефактах из ежедневного обихода, объективизации костюма, исследований овеществленной абстрактности, предметного — в прямом смысле — высказывания создателей, масштабные инсталляции и много чего еще. Здесь нужно много смотреть и читать — новая выставка относится к разряду текстуальных: наблюдения кураторов показали, что нынешний зритель очень любит по ходу дела заглянуть в текст, и это весьма отличается от картины десятилетней давности. Ну а для того, чтобы дать общее понятие о проекте в нескольких абзацах, будет правильнее всего пройтись по самому запомнившемуся.

Сразу после знакомства с первыми, «доисторическими» работами посетители попадут в видеоинсталляцию, которой организаторы отдают дань уважения великим именам, связанным с творческим исследованием объектности и трехмерности, таким как Марсель Дюшан и Йозеф Бойс, а также периоду, когда новое искусство только проникало на советские музейные площадки. Например, в 1990 году в Русском музее прошла выставка «Территория искусств», ставшая одним из определяющих событий для отечественного культурного пространства и положившая начало крупным закупкам предметов contemporary art в нашей стране. Чуть дальше мы видим собрание чудесной посуды, превратившейся в выразительные объекты, — уже упоминавшийся чайник Казимира Малевича, вазу для цветов и чернильницу Николая Суетина, чайник Gropius Black по эскизу Вальтера Гропиуса и многое другое. Центром визуального притяжения в этой части экспозиции стало произведение русско-американского художника, в свое время узника Бутырки и пациента Института имени Сербского Леонида Ламма «Страсть к дороге», в которой художник иронично переосмыслил известнейшее полотно «Колхозница на велосипеде» Александра Дейнеки, чья выставка также проходит в ГРМ в эти дни. Леонид Ламм дополнил известный пейзаж не только американскими дорожными знаками, но и настоящим велосипедом с сопутствующим инструментарием. Мой собеседник Александр Боровский, впрочем, видит в этой работе не столько иронию, сколько попытку показать, что картина Дейнеки, хоть и является «вещью в себе», вполне может превратиться в средовую вещь и выйти в реальный мир как объект. Понимание и толкование прекрасного не знает границ, и если кто-то из читателей «Культуры» запишется на одну из кураторских экскурсий, предусмотренных программой проекта, то он сможет продолжить эту искусствоведческую беседу.

Раздел «От скульптуры к объекту» захватывает не менее, если не еще больше. Архетипически полный до краев «Стакан», сотворенный из куска кварцевого стекла Константином Симуном, композиционно дополнен его же «Колбасой твердого копчения» и работой, изображающей узнаваемой «застойной» формы нож, уткнувшийся в буханку. Торчащие вверх тормашками гипсовые ступни объединяют мифологическое и научно-исследовательское начала в произведении Дмитрия Каминкера «Падение Икара в пробирку». Далее выставка фокусируется собственно на вещах. К античному сюжету про сокровище в сору отсылает работа Ростислава Лебедева «Драгоценность», в которой обычный веник предстает изукрашенным в жемчуг, пусть и искусственный. По мнению автора Инны Гринчель, сложность образа Фриды Кало очень хорошо передает стиральная доска с ликом художницы — но это не наверное. Тает то ли от накала страстей, то ли от времени «сталинский» настенный телефон в интерпретации Петра Белого. Даже распиленное пианино с мотором и механической головой представлено: говорят, эта работа Стаса Багса под названием «Ярость» при включении издает весьма неприятные звуки, но я не слышал.

В отдельном зале собраны экспонаты, которые в первую очередь порадуют женщин и поклонников творчества Сергея Курехина. Это его сценические костюмы авторства Сергея Чернова, а также концептуальные работы Андрея Бартенева, чья «Царица межсезонья — Суздальская морковь» просто чудо и вырви глаз, Константина Гончарова, Татьяны Чапургиной, Натальи Першиной-Якиманской (Глюкли) и других. Впечатлений море, а ведь впереди еще целый этаж, посвященный инсталляциям и масштабным высказываниям творцов. Там вообще интересно. Нужно непременно пройти внутрь «Огорода Малевича»: в 1992 году выпускники Академии художеств разных лет Елена Губанова, Иван Говорков и Алексей Кострома засадили знаменитый круглый двор своей альма-матер морковью, участок был, естественно, квадратным. Добытый урожай был помещен на стол с сидящим Малевичем, который, в свою очередь, находился в том, что экспликация называет «экзистенциальным проходом» (очень черным). Посетители нынешний выставки могут побродить по авторскому варианту «Огорода» 2020 года. К шедевру Малевича взывает и работа Андрея Молодкина «Черный квадрат» (2006), в которой нужный цвет прозрачной плексигласовой формы достигается путем использования нефти. Елена Елагина, происходя из семьи, вхожей в дом ученой Ольги Лепешинской, которая в сталинские времена искала секрет вечной молодости и «живое вещество», в том числе в яичном желтке, прошлась в 1990 году по этим изысканиям в инсталляции «У истоков жизни». Добрая бабушка с кровавыми губами держит во рту трубочку, в которую нагнетается булькающий кислород из аквариума, где плавает яйцо. Об этичности такого творчества можно поспорить, но получилось интересно. А собрание фарфоровых фигурок «Всюду жизнь», которые Гриша Брускин исполнил в 1999 году, это вообще книга жизни советской империи: маленькие обезличенные человечки представляют собой узнаваемые архетипы — их более монументальные воплощения можно было встретить по всей стране в виде парковых скульптур и в качестве агитационного материала.

Логичный финал проекта ожидает публику в зале, где выставлена инсталляция Ильи Кабакова «Сад». В небольшом помещении находятся оргалитовая поверхность, изображающая сад, а также многочисленные планшетки с комментариями вымышленных посетителей. На них вполне можно погадать про саму выставку: куда уткнется нос, то и читай. Мне выпало: «Что-то тут такое есть, но что-то уж слишком неуловимое… И как-то тревожит в то же время…» Я с охотой согласился с этим выводом.

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» открыта до 21 апреля. 

Фотографии: Сергей Каюков.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт во Владимирской области

Новости спорта


Новости тенниса
Елена Рыбакина

Топовый теннисист нанял бывшего тренера Елены Рыбакиной






Деревья во Владимире начнут вырубать бесплатно?

Майские праздники на носу: 4 бюджетных направления для незабываемого отдыха

В каких местах Владимирской области ожидается «дорожное стояние» из-за ремонта?

Мэрия Владимира задумалась об объединении велодорожек в «бесшовное пространство»